Vom Konzertleben in Dresden

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Drei Balten im 11. Symphoniekonzert

      Den estnischen Dirigenten Paavo Järvi kennen wir vor allem als Künstlerischen Leiter der „Deutschen Kammerphilharmonie Bremen“, dem Residenzorchester des Festivals „Kissinger Sommer“.

      Mit der Staatskapelle Dresden hatte er zuletzt 2014 mit Béla Bartoks Konzert für Orchester Sz 116 gearbeitet.

      Im 11. Symphoniekonzert stellte er gemeinsam mit Gidon Kremer das seltener gespielte Violinkonzert g-Moll von Mieczyslaw Weinberg vor.

      Der 1919 in Warschau geborene und 1939 nach der UdSSR geflohene von Schostakowitsch geförderte Komponist hat das Violinkonzert bereits 1959 unter dem Eindruck der „Friedensvertrag-für- Deutschland-Initiative“ Chrustschows geschrieben. In Deutschland ist es erst 2014 zum ersten Mal in Karlsruhe von Linus Roth aufgeführt worden.

      Überhaupt gehört Mieczyslaw Weinberg zu den zu Unrecht in Westeuropa kaum gespielten Komponisten.Als 2010 im Umfeld der Bregenzer Uraufführung seiner Oper „Die Passagierin“ Proben seines sinfonischen und kammermusikalischen Schaffens vorgestellt wurden, gab es heftige Reaktionen, wieso sein reiches Werk in Deutschland bisher unbeachtet geblieben war.

      Wir kennen Weinbergs faszinierende Musik bisher auch nur von der Semperoper-Inszenierung der „Passagierin“ und Kammermusik bei den Gohrischer Schostakowitsch-Tagen.

      Die beiden Balten gestalteten gemeinsam mit dem Orchester diese 30 Minuten zu einem differenzierten Erlebnis.

      Der erste Satzes Allegro molto erinnerte doch, dass das Konzert von Weinberg Leonid Kogan gewidmet war. Orchesterwucht und Kraftvoller Einsatz des Violinspiels soll an die hektische ideologisch aufgeheizte Weltsituation der fünfziger Jahre erinnern.

      Das Orchester begann auch kraftvoll und die Solo-Geige nahm ihr erstes Hauptthema auf. Järvi versuchte auch, den Solisten über Stock und Stein zu jagen und ihn “um sein Leben rennen zu lassen“, wie ein Partitureintrag fordert. Aber Gidon Kremer ließ sich nicht vom Orchester jagen. Er folgte lediglich den Musikern.

      Die beiden Mittelsätze gaben dann Kremer die Möglichkeit, seine lyrische Spielmeisterschaft auszuleben. Insbesondre das Adagio wurde zu einem der Höhepunkte des Konzerts.

      Mit dem abschließenden Allegro risoluto hatte der Solist nun den Spagat, zwischen der doch optimistischen Tongestaltung Weinbergs und was sich dann in der politischen Wirklichkeit entwickelte hatte, zu gestalten. Aber hier kam den Interpreten Weinbergs Kunst entgegen, so dass der Schluss-Akkord wie zu einem Abschied geführt werden konnte.

      Mit einer Zugabe demonstrierte dann Gidon Kremer eindrucksvoll, dass er doch letztlich der Meister der leisen Töne ist.

      Eingeleitet war das Konzert allerdings mit einer Komposition des Capell-Componist Arvo Pärt „Swansong“, die er aus Anlass des 200. Geburtstags des englischen Priesters und Dichters John Henry Newman geschrieben hatte. Er hatte dabei die Schlussworte einer Meditationspredigt, die dieser 1843 über Matthäus Kapitel 10, Vers 16 in Littlemore gehalten hatte, vertont.

      Bereits in der Generalprobe hatte der rüstige 82-jährige Este durch energische Eingriffe in dem Probe-Geschehen für eine akzentuierte Interpretation seines opulenten nordischen Klanggemäldes gesorgt.

      Beim Konzert war der Komponist anwesend und zeigte sich, sichtlich zufrieden, dem Publikum.

      Aus den Trümmern eines Opernprojektes hat der 30-jährige finnische Komponist Jean Sibelius1895 seine „Lemminkainen-Suite“geschaffen. Er hatte 1894 in München und Bayreuth Aufführungen der Opern von Richard Wagner erlebt und daraufhin seine Pläne einer Bühnen-Vertonung des Nationalepos „Kalevala“ resigniert zur Seite gelegt.

      Im 11. Symphoniekonzert der Staatskapelle dirigierte Paavo Järvi eine 1897 überarbeite Fassung. Konsequent nutzte er beim Dirigieren den rechten Arm für die Vorgabe der Tempi und die linke Hand zur Regulierung der Dynamik. Diese Konsequenz ist durchaus nicht bei allen seiner Dirigier-Kollegen zu beobachten.

      Plastisch lässt Järvi die Gestalt des Zaubersängers, eines Charakters zwischen Griegs Peer Gynt und Wagners Siegfried entstehen.

      Im Allegro molto moderato, der Legende von „Lemminkainen und den Mädchen auf der Insel Saari“, wird das übermütige Leben des Helden auf der Insel und der Raub der schönen Kyllikkimit wunderbaren Orchesterführungen gestaltet.

      Die zweite Legende „Der Schwan von Tuonela“ symbolisiert mit breiten Englischhorn-Klängen ein beklemmendes Andante molto sostenato mit einer langen bedeutungsvollen Schlussphase.

      Die Ermordung des Helden und die Zerstückelung seines Leichnams gestaltete Järvi mit der dritten Legende obsessiv bis zur extremen Steigerung, bis dann in einer ruhigen Struktur die Revitalisierung des Helden erzählt wurde.

      Mit der nachdrücklich und fröhlich angelegten vierten Legende wird die Heimkehr Lemminkaines gefeiert und das Konzert abgeschlossen.

      Die Aufzeichnung des Konzertes wird am 12. Juni 2018 ab 20 Uhr 05 von MDR-Kultur und MDR-Klassik ausgestrahlt.
    • Doppelpremiere:"Oedipus Rex" und "Il prigioniero"

      Mit Musiktheater jenseits genießerischen Konsums wurde das Dresdner Premierenpublikum in die Jahrespause verabschiedet:

      Eine Antigone-Fassung des Jean Cocteaus von 1922 war für Igor Strawinsky Veranlassung, den französischen Dichter für eine gemeinsame Bearbeitung der Sophokles-Tragödie „Oidipus tyrannos“ zu einem Libretto zu gewinnen.

      Seit dem September 1925 hatte der Komponist an der Vertonung des mythisch anmutenden lateinischen Textes gearbeitet. Harmonisch sollte das Opern-Oratorium „Oedipus Rex“ eine Brücke von der Klassik zum Jazz schlagen.

      Da die Handlung allgemein bekannt sein dürfte, wollte Strawinsky die Hörer auf seine klar strukturierte, archaisch, Requiem-hafte und kühl objektive Musik konzentrieren.

      Die Inszenierung hatte Elisabeth Stöppler, in Dresden mit ihrer Arbeit, dem Agitprop„Wir erreichen den Fluss“ von Werner Henze nicht unbedingt in guter Erinnerung, übernommen.

      Die Regie hatte das Orakel von Delphi als eine gigantische Überwachungsmaschine gestaltet, das Bühnenbild folglich als ein riesiges Rechenzentrum. Zwölf Server, von Fabio Antoci arrangiert, steuern beeindruckend 6000 LED, lassen aber die Handlung im Düsteren. Das passt, wenn man berücksichtigt, was man den Priestern des Orakels bezüglich ihrer Arbeitsmethoden unterstellt.

      Folglich wurde in der Stöppler-Inszenierung statt des Orakels ein Computer befragt. Offenbar hatte aber die Suchmaschine keine exakten Aussagen liefern können.

      Dank des Oratorien-Charakters der Oper hatte die Regie, abgesehen von Mätzchen am Anfang des zweiten Aktes und den Schlussszenen, wenige Möglichkeiten einer kreativen Personenführung, so dass die Vorliebe der Frau Stöppler für Agitprop nicht zu kurz kam. Die Sprecherin Catrin Striebeck hielt mit Costeau-Texten die Handlung zusammen, zerstückelte aber den Fluss der wundervollen Musik.

      Letztlich bestimmten der von Cornelius Volke vorbereitete Männerchor der Semperoper und das Orchester das Geschehen.

      Für das Dirigat der Premiere war aus Basel der Amerikaner Erik Nielsen nach Dresden gekommen. Imposante Orchesterklänge, aber keine Gewaltorgien bestimmten beide Teile des Abends.

      Den Ödipus sang Stephan Rügamer mit klarer Intonation und reichlich individuellem Körpereinsatz.

      Claudia Mahnke, obwohl in Dresden ausgebildet, hatte mit der Jokaste endlich ihr Hausdebüt. Ob ihr flatterndes Vibrato rollenspezifisch erwünscht war, erschloss sich mir nicht. Denkbar wäre es schon, zumal in der griechischen Tragödie männliche Schauspieler auch die Frauenrollen interpretierten.

      Der Kreon des Markus Marquardt bot mit seiner wuchtigen ausdrucksvoll aufgerauten Stimme einen konsequent expressiven Ansatz.

      Der von Athene wegen seiner Spannerei geblendete „Seher“ Teiresias war von Kurt Rydl mit fein dosierter eindringlicher Stimmführung gesungen worden.

      Schöne Leistungen kamen auch von den Ensemblemitgliedern Matthias Hennebergals „der Bote“ und Tom Martinson als Hirte.


      Von einem Motiv aus dem „Ulenspiegel“ des Charles de Coster und dem „La Torture par l´espérance“ des Auguste de Villiers de L´Isle-Adamhat sich der italienische Komponist LuigiDallapiccola (1904 bis 1975) 1949 zu Libretto und Musik einer Oper in einem Prolog und einem Akt„Il prigioniero“ (deutsch: Der Gefangene) anregen lassen.

      Da die Oper möglicherweise wenig bekannt, hier eine Kurzfassung der Handlung:
      In einem Kerker der Inquisition in Saragossa um 1550 verabschiedet sich die Mutter von ihrem gefolterten und zur Exekution vorbereiteten Sohn, als der Kerkermeister dem Gefangenen Hoffnung auf Rettung macht. Beim Verlassen der Zelle lässt er die Tür einen Spalt offen und ermöglicht einen Fluchtversuch.

      Der Gefangene hört auf seinem „Weg in die Freiheit“ eine vermeintliche Glocke des Endes der Herrschaft Philipp II. und umarmt eine Zeder, aus der die Arme des Großinquisitors auftauchen und ihn wieder gefangen nehmen. Der Gefangene muss in dem Großinquisitor den Kerkermeister erkennen, der ihn letztlich mit der Hoffnung nur der letzten brutalsten Form der Folter unterworfen hat.

      Die Regie hat die Szene in den sterilen Besucherraum des Todestraktes eines Hochsicherheitsgefängnis verortet. Flackernde Raumbeleuchtung soll offenbar andeuten, dass in der Nähe ein „Elektrischer Stuhl“ aktiv ist.

      Luigi Dallapiccola hat die Oper komponiert, als er seinen Stil auf eine motivische und lyrische, von den Regeln Arnold Schönbergs abweichende Zwölftontechnik, damit in einem italienischen Sinn umgestellt hatte.

      Die überbordenden Zwölfton-Melos führten insbesondere beim Monolog des Gefangenen, vom Bariton Lester Lynch berührend intoniert, zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis.

      Lynch hatte diese vokale Herausforderung ins Zentrum seiner Interpretation des Wechsels zwischen Erniedrigung und Hoffnung gerückt; zweifelsfrei der musikalische Höhepunkt des Abends.

      Die Komposition kam den stimmlichen Möglichkeiten des tiefliegenden Mezzo des Ensemblemitglieds Tichana Vaughn in der Partie der Mutter des Gefangenen entgegen. Eine beeindruckende Darstellung.

      Der Tenor Mark le Brocq zelebrierte zynisch-komödiantisch den Kerkermeister (Großinquisitor) mit einer doch kurzen Höhe der Stimme. Als Gefangenenwärter agierten zwei Mitglieder des Jungen Semper-Ensembles: Der südafrikanische Tenor Khanyiso Gwenxane und der griechische Bariton Alexandros Stavrakis.

      Aufgelockert wurde die schwere Kost durch Vogel-Visionen des Gefangenen. Als Vision des Gefangenen wäre auch der Regie-Einfall zu deuten, wenn der pseudo-befreite Gefangene nicht von einer Zeder, wie im Libretto, sondern von einer Gruppe Partisanen der Vorzeit der Opernkomposition, des faschistischen Italiens, empfangen wird; aus dem Nichts auftauchend und so auch vergehend.
    • 4. Aufführungsabend mit John Storgards

      Mit den Aufführungsabenden gibt die Staatskapelle noch aufstrebenden Talenten Gelegenheit, sich als Debütanten des Orchestersdem Dresdner Publikum mit kleiner besetzten sinfonischen und kammermusikalischen Werken vorzustellen.

      Gespielt wird vor dem Schmuckvorhang der Opernbühne.

      Sonst als Solopiccolistin auf dem Konzertpodium der Staatskapelle präsent, stellte die ungarische Musikerin Dóra Varga-Andert im 4. Aufführungsabend das Konzert für Piccoloflöte und Orchester desUS-Amerikaners Lowell Liebermann vor.

      Liebermann, 1961 in New York geboren, in Dresden bisher kaum bekannt, ist einer der in seiner Heimat am häufigsten gespielten lebenden Komponisten.

      Eigentlich versucht das Werk einen straffen Ritt mit den Mitteln der Piccoloflöte durch die Musikgeschichte. Zitate von Beethoven wechseln mit Mozart und Strauss.

      Besonders beeindruckte Dóra Varga-Andert mit ihrer Kadenz im zweiten Satz.

      Zuvor hatte aber der Capell-Compositeur der zu Ende gehenden Saison Arvo Pärt sein „Trisagion“ für Streichorchester als Abschluss seiner Residenz vorgestellt.

      Wie in vielen seiner Arbeiten hat Pärtmit dieser Komposition wortgebundene Strukturen in Musik übertragen. Am Beginn wird der Anfang des Vaterunsers (in russischer Sprache) in Musik übertragen.

      „Herr, sei mir Sünder gnädig“ folgt und so entwickelt so die Musik zum„Trisagion“. Im Griechischen ist„Trisagion“ dieBezeichnung für die Anrufung Gottes in der Eucharistie-Feier der orthodoxen Kirche.

      Silbenzahlen, Wortbetonungen und Interpunktionen finden sich in Pärts Partitur als Tonfolgen wieder und führen zu interessanten Klangbildern.

      Den Abschluss des Konzertes bildete Jean Sibelius „ Dritte Symphonie C-Dur“.

      Mit seiner 3. Symphonieverlässtder Komponist den spätromantisch aufgeladenen Schicksalston seiner ersten beiden Symphonien und wendet sich einer knappen sich selbst genügenden, nur einer motivisch orientierten Musik zu.

      Geleitet wurde das Konzert von dem in Dresden noch kaum bekannten finnischen Dirigenten John Storgårds. Der Musiker, 1963 in Helsinki geboren, ist auch als Violin-Solist zu hören.

      Seine Orchesterleitung war frisch, zum Teil romantisch und leidenschaftlich. Dabei gab er den Orchestermusikern auch weitgehende Freiheiten und akzeptierte ihr musikalisches Können.
    • Zwei Orchesterdebütanten bei der Staatskapelle

      Der Musikdirektor der „Royal Opera Covent Garden“Antonio Pappano hatte bisher mit der Staatskapelle Dresden noch nicht konzertiert. Nun haben Dirigent und Orchester nicht nur das letzte Saison-Symphoniekonzertgestaltet, sondern werden auch die Festival-Tournee beim Rheingau Musik-Festival, dem Schleswig-Holstein Musik-Festival und bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auf Redefin gemeinsam bestreiten.

      Erstmalig musiziert auch der polnisch-kanadische Pianist Jan Lisiecki im 12. Symphoniekonzert mit der Kapelle.

      Eine lange Verbindung mit dem Orchester hat allerdings das „Konzert für Klavier und Orchester a-Moll“ von Robert Schumann. Wurde doch die Komposition 1845 in Loschwitz (heute ein Ortsteil von Dresden) fertig gestellt und im gleichen Jahr von Clara Schumann im Konzertsaal des örtlichen „Hotelde Saxe“ mit dem Dirigat des Ferdinand Hiller erstmalig vorgestellt.

      Inzwischen gehört das Klavierkonzert zum Standartrepertoire insbesondere der Orchester in Sachsen und wir können nicht nachrechnen, wie oft wir das Werk in unterschiedlichsten Interpretationen erleben durften.

      In Erinnerung ist uns aus der Leipziger Zeit in der Kongresshalle mit dem Gewandhausorchester ein Konzert mit Dieter Zechlin und Kurt Sanderling geblieben. Ebenfalls mit dem Gewandhausorchester eine Aufführungmit Kurt Masur und der Pianistin Annerose Schmidt. Besonders hatte uns damals die zurückhaltende Interpretation von Peter Rösel beeindruckt. In neuere Zeit war es dann Hélène Grimaud im neuen Gewandhaus gewesen.

      Deshalb war dem erst 23-jährigen Solisten, den wir im vergangenen Jahr mit Chopin in Bad Kissingen hörten, sowie dem gestandenen Dirigenten das Interesse sicher.

      Vom Beginn an zogen der junge Solist und sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich. Jeder Ton wurde aussagekräftig angeschlagen und in einen wunderbaren Klangteppich verpackt. Läufe und Triller waren kompakt zusammengehalten. Mit der Solokadenz offenbarte Lisiecki seine Virtuosität, zog sich dann aber etwas zurück.

      Erstaunlicherweise gab es aber kaum Interaktionen zwischen dem Solisten und dem Orchester. Irgendwie vermisste ich Anregungen, die vom Dirigenten dem Solisten gegeben wurden, als auch Provokationen desPianisten gegenüber dem Orchester.

      Beim Nachhören von Konserven mit Martha Argerich und Nikolaus Harnoncourt sowie Dinu Lipatti und Herbert von Karajan bestätigte sich mein Eindruck

      Zumindest bestritten dann Antonio Pappano und Jan Lisiecki gemeinsam mit vierhändigem Spiel am Klavier.

      Wegen der politisch prekären Verhältnisse im Russland war Sergej Rachmaninow mit seiner Familie 1906 für zweieinhalb Jahre nach Dresden übersiedelt. In der Nähe des „Großen Gartens“ mietete er eine komfortable Villa und hat sich recht wohl gefühlt. In dieser Zeit komponierte er seine 2. Symphonie e-Moll.

      Im zweiten Konzertteil traf dann ein Vollblut-Musiker auf ein hervorragend eingestelltes Orchester. Da war nichts von der Weitschweifigkeit zu spüren, die man gelegentlich Rachmaninows 2. Symphonie anlastet.

      Antonio Pappano dirigierte zunächst wie entfesselt und das musikalische Ergebnis ließ sich hören.

      Erst gegen Ende des ersten Satzes verzögert er das Tempo.

      Vom Beginn konnte man die Streicher differenziert verfolgen, ohne dass sie von den Bläsern eingedeckt wurden.

      Im Allegro moderato wurde das Thema mit mehrfachem Wechsel der Tempi und ständiger Rückkehr zum Ausgangstempo zu einer beeindruckenden Kontrastwirkung gegenüber dem Largo gebracht.

      Im doch ziemlich elegischen Adagio nahm sich der Dirigent rechtschaffen Zeit, um das Hauptthema vorzustellen. Dabei besonders wirkungsvoll das Spiel der Soloklarinette von Robert Oberaigner.

      Auch für den weiteren Verlauf des dritten Satzes blieb ausgiebig Zeit für die transparente Entfaltung eines Bildes russischer Weiten.

      Mit dem Allegro vivace kehren dann Pappano und das Orchester zum begeisternden Tempo-Spiel zurück und bleiben damit mit einer Spieldauer von etwa 60 Minuten erkennbar unter dem Dirigat Rachmaninowsbei der Erstaufführung von 1908.

      ARTE hatte die Symphonie für ein Pappano-Portrait aufzeichnen lassen, das 2019 ausgestrahlt werden wird.